Nio exempel på kvinnliga impressionister.

Impressionismen var det viktigaste som hade hänt i den europeiska konsten sedan renässansen. Det var den första konstriktningen som kopplades samman med en grupp självmedvetna artister. Dess utövare ordnade en rad egna utställningar, men i själva verket var de olika som människor och som konstnärer. I den mansdominerade gruppen hittar vi några viktiga exemplar på kvinnliga artister.

Öppna dörrarna, släpp in lite ljus i det borgerliga huset, gå ut och börja måla på dina stafflier- verkar säga till oss impressionister. Kvinnliga artister var produktiva, respekterade av dåtidens kritiker och beundrade av publiken. Varför har dem ändå strukits från konsthistorien? Dags att svara på obesvarade frågor och presentera korta fakta om dessa exceptionella kvinnor!

9. Eliza Cecilia Beaux (1855-1942) var en amerikansk konstnärinna som specialiserade sig på i samhällsporträtt. Hennes far var av fransk påbrå, Jean Adolphe Beaux, ritade underbara teckningar och Eliza Cecilia ärvde pappas förmåga! Hon utbildade sig vid Pennsylvanias Academy of the Fine Arts. Tyvärr kunde hon inte heller få ”hela paketet”. Med tanke på den viktorianska ålderns partiskhet nekades kvinnliga studenter direktstudier i anatomi och de kunde inte delta i ritkurser med levande modeller.

Beaux hade stora ambitioner och bestämde sig att resa till Frankrike för att studera vid välkända Académie Julian och Académie Colarossi. När hon anlände till Paris började impressionisterna organisera egna oberoende utställningar. Sommaren1888 målade hon i fiskebyn Concarneau. Eliza Cecilia utvecklade sitt konstnärliga temperament nära av impressionismen, men hon förblev en realistisk målare resten av sin karriär.

Cecilia Beaux ”Sita och Sarita” (Ung flicka med en katt)
Porträtt av Sarah Allibone Leavitt (1893–1894)

olja på duk, 94 x 63,5 cm
Musée d´Orsay, Paris

Detta porträtt avbildar konstnärens kusin, Sarah Allibone Leavitt, klädd i vit klädning med sin svarta katt på axeln. Verket refererar till Edouard Manets målning ”Olympia”, där en katt sitter liknande poserad vid foten av Olympias säng.

Cecilia Beaux dog vid 87 års ålder i 1942. Hon hedrades av Eleanor Roosevelt som ”den första amerikanska kvinnan som hade gjort det största bidraget till världens kultur”.

Ernesta (1894)

8. Eva Gonzalès (1849-83) var en fransk konstnärinna av spansk härkomst. Hon började studera hos den akademiska målaren Charles Joshua Chaplin. 1869 blev Eva Gonzalès elev till Édouard Manet. Enda elev, för att Manet inte brukade ha praktikanter! Liksom sin lärare har hon aldrig deltagit i de kontroversiella parisiska impressionistutställningarna, men anses vara en representant för denna grupp på grund av sin målarstil.

Loge på Théâtre des Italiens” (1874)
Museum d’Orsay

Gonzalès arbete betraktas kanske inte som nyskapande, men det har ändå charm och en känsla av personliga uttryck som ger det ett betydande värde. Eva trivdes bra i hemmiljö, hon avbildade ofta kvinnor bland vardagliga sysselsättningar.

Morgonuppvaknande” (1877)
olja på duk, 81 x 100 cm

Kunsthalle Bremen
Vita skor” (1880)
olja på duk, 32 x 23 cm
privat kollektion

År 1879 gifte hon sig med Henri Guérard. I april 1883 fick paret en son Jean, kort innan de fick beskedet om Manets död. Kanske dog hon på grund av förlossningen, kanske av längtan efter sin mästare? Livets märkliga öde…Hur som helst dog Eva Gonzalès bara fem dagar efter Edouard Manets död.

Efter hennes död organiserade hennes man och far en retrospektiv utställning som innehöll 88 verk. En del av målningarna såldes under evenemanget, medan många sedan auktionerades ut och skingrades.

7. Lilla Cabot Perry (1848-1933) var en amerikansk konstnärinna från Boston och en tidig förespråkare av den impressionistiska stilen i Förenta Stater. Hon hörde till det bostonska ”high society” och kunde njuta av sina privilegier. Som en väl uppfostrad flicka gifte hon sig med en bra kandidat- Thomas Sergeant Perry (1845-1928). Han undervisade i engelska samt litteraturhistoria på Harvard och hade en briljant framtid framför sig.

1884 startade Perry sin formella konstnärliga utbildning hos Alfred Quinton Collins och hos Robert Vonnoh, amerikanska, impressionistiska målare. Tack vore finansiella möjligheter kunde Lilla studera konst direkt i Paris (Académie Colarossi.) I den franska huvudstaden blev hon snabbt vän med Mary Cassatt, Camille Pissarro och Claude Monet.

The Green Hat” (1913)
självporträtt
Haystacks, Giverny” (1896)
privat kollektion

Vänskapen med Monet inspirerade Lilla Cabbot så intensiv att hon tillbringade några sommar i Giverny, där Monet bodde.

En ny inspiration kom in i hennes liv 1897 när hennes man fick en professorstjänst i Japan som undervisare i engelska vid Keio Gijuku University. I tre år bodde paret i Japan. Den asiatiska konstvärlden påverkade hennes arbete i hög grad och gjorde det möjligt att utveckla en helt unik stil. Hon fortsatte att måla fram till sin död.

”I en japansk trädgård” (1898-1901)

Lilla Cabot Perry hade stött både den impressionistiska rörelsen i Frankrike och främjade de amerikanska konstnärerna.

6. Helen Maria Turner (1858-1958)

Vi stannar fortfarande i Amerika.

Helen Maria Turner föddes i en rik familj i Louisiana, vars hem och förmögenhet förstördes i inbördeskriget. 1895 flyttade hon till New York för att studera vid Art Students League. Där träffade hon William Merritt Chase (1849-1915), en lärare som verkligen uppskattade hennes konstnärliga talanger. Chase brukade ta sina elever på en rundtur i Italien, Frankrike för att utveckla deras skicklighet.

Helen älskade ljus och vad ljus gjorde med färg, och det närmade henne till impressionisterna.

Girl with Lantern(1923)
olja på duk, 103,5 x 123,8 cm
Chrysler Museum of Art, Norfolk, Virginia


I sin ateljé på Manhattan skapade hon porträtt, stilleben, men målade gärna utomhusverk under sina sommarvistelser i Cragsmoor. Där kastade hon sig in i sin värld av trädgårdar, impressionistiska spel av ljus och skugga.

”Summer” (1913)
oil on canvas, 78 x 101,6 cm
Tweed Museum of Art, Duluth


Hon fortsatte att måla fram till mitten av 1930-talet. Sedan försämrades hennes syn gradvis och hon kunde inte måla alls efter 1949.

5. MARIE BRACQUEMOND (1840-1916) beskrivs som en av impressionismens ”les trois grandes dames” tillsammans med Berthe Morisot och Mary Cassatt.

Bracquemond studerade för Jean-Auguste-Dominique Ingres och ställde regelbundet ut målningar på Parissalongen från 1864. Som student i Ingres privata ateljé i Paris skrev hon att ”Monsieur Ingres skrämde mig på allvar … eftersom han tvivlade på modet och uthålligheten hos kvinnor inom målarområdet … Han skulle bara tilldela dem målning av blommor, frukter, stilleben, porträtt och genrescener.”

Under 1870-talet blev hon mer och mer påverkad av Claude Monet och började måla en plein air (friluftsmåleri).

”På terrassen i Sèvres” (1889)
Olja på duk, 88 x 115 cm
Musée du Petit Palais

En dag, när hon skissade på Louvren, träffade hon Felix Bracquemond (1869-1914), sin blivande man. Paret hade blivit oskiljaktigt och gifte sig så småningom.

Félix och Marie Bracquemond arbetade tillsammans i ateljén Haviland i Auteuil. Problemet var att hennes man ogillade impressionister och försökte intressera hustrun för de äldre mästarna. Förgäves… Mellan 1887 och 1890, under påverkan av impressionisterna, började Maries stil att förändras. Hennes färger intensifierades. Monet och Degas blev hennes mentorer.

Under lampan” (1877)
olja på duk, 68,5 x 113 cm
privat ägo

Enligt parets son Pierre var båda föräldrarna bittra och besvikna på varandra. I ett opublicerat manuskript skrivet av Pierre (” La Vie de Félix et Marie Bracquemond”) skildrar han några exempel på den ständiga kampen mellan dem. År 1890 kapitulerar Marie Bracquemond och övergav sitt måleri med undantag för några privata verk…

”Les tros femmes aux ombrelles” (okänt år)
Musée d´Orsay

4.HANNA HIRSCH- PAULI (1864-1940) var en svensk konstnärinna som tidigt upptäckte sin konstnärliga förmåga. Redan som 12-åring började hon studera för August Malmström och under åren 1881-1885 antogs hon till Konstakademin på ”fruntimmersavdelningen”. Vilken skillnad från hennes europeiska kvinnliga kollegor! Och dessutom kunde hon avbilda nakna modeller!

Hanna var mest road av porträtt- och landskapsmåleri. Ändå visste hon att centrum för all konst ligger i Paris och hösten 1885 bosatte hon sig i Montparnasse och studerade på Académie Colarossi. Två år senare lyckades hon få ett porträtt av den finländska ateljékamraten Venny Soldan accepterat till Parissalongen. Porträttet blev epokgörande genom sin stil, komposition och moderna lösningar. Pauli avbildade en kvinnlig konstnär mitt i den skapande processen. Helt otroligt! Venny sitter på golvet i sin ateljé och har enkla arbetskläder.

Porträtt av Venny Soldan-Brofeldt” (1887)
olja på duk, 125,5 x 134 cm
Göteborg Konstmuseum

Var Hanna Pauli en impressionistisk konstnär? Jag har några bevis på detta påstående och det viktigaste är hennes verk ”Frukostdags”.

Hanna Pauli ” Frukostdags” (1887)
olja på duk, 87 x 91 cm

Nationalmuseum, Stockholm

Frukostdags är en friluftsmålning. Den borgerliga matsalen förflyttad ut i naturen. Konstnärinnan har tydligt inspirerats av impressionisternas sätt att skildra ljuset. Naturligtvis upprörde så många livliga färger flera kritiker. En gick så långt att han antog att ljusfläckarna på bordduken berodde på att Hanna Pauli torkade sina penslar på den. Tavlan blev känd och ställdes bland annat ut på Världsutställningen 1900 i Paris och Chicago.

Hanna visade sunt förnuft och valde konstnären Georg Pauli till sin make. Äktenskapet fungerade väl och båda makarna var lyckliga privat och yrkesmässigt.
Hennes konstnärliga produktion är kanske inte så stor men likafullt inspirerande till nästa generationer.

3. ANNA BILINSKA-BOHDANOWICZ (1854-93) är den första polska konstnärinnan utbildad i Paris som banade spår för de andra. Hon studerade hos Wojciech Gerson, men Académie Julian blev hennes viktigaste utbildningsväg.

Bilińska var otroligt ambitiös. Som om det inte var nog, efter bara två dagars plugg- planerade hon att ta kvällslektioner, och efter ett halvår försökte hon (förgäves) att flytta till ett manligt klassrum, där undervisningsnivån var något högre.

Trots att hon inte umgicks med impressionister och själv talade om denna trend ganska ogynnsamt, influerades hon av vissa metoder. Mycket nära impressionistiska verk ligger målningarna: ”Unter den Linden, Berlin” och ”Kvinna med japansk paraply”. Några av Annas Bilinska-Bohdanowicz tavlor bevisar att impressionismen inte bara hade ett ansikte.


Kvinna i kimono med ett japanskt paraply ” (1888)
pastell på duk, 94 x 74 cm
Christophe Emmanuel Del Debbio kollektion, Paris
Unter den Linden, Berlin” (1890)
olja på duk, 82 x 60 cm
Nationalmuseum, Warszawa

Uppenbarligen skissade hon den berlinska gatan från fönstret i sitt eget rum!

Hennes ”Självporträtt med palett” väckte både kritik på grund av det rufsiga håret och samtidigt beundran. Anna avbildade sig själv som medveten och mogen konstnärinna. Tavlan fick en
silvermedalj i Paris 1889.

Självporträtt med palett” (1887)
olja på duk, 117 x 90 cm
Nationalmuseum, Krakow

Hon bodde i Frankrike till 1892, då hon gifte sig med doktor Antoni Bohdanowicz. Efteråt återvände paret till Warszawa, där Anna hade för avsikt att öppna en konstskola i parisisk stil för kvinnor. Tyvärr, insjuknade hon i en hjärtsjukdom och dog ett år senare den 18 april 1893.

2. MARY CASATT (1844-1926)

Ett annat nytillskott till impressionismens från amerikanska high society var Mary Stevensson Cassatt, född i Pittsburgh och av fransk härstamning. Hon hade inget problem med att skaffa sig konstnärlig utbildning. Efter 5 år vid Pennsylvania Academy of Fine Arts (1861-65) kom hon som 21-årig till Europa. Så snabb som möjligt flyttade Mary (1866) till Paris.

En stor del av hennes arbete domineras av familjelivets teman, hon målade många porträtt av mödrar med barn och förmedlade deras nära relationer.

Kvinnan i pärlhalsband i en teaterloge” (1879)
olja på duk, 81,3 x 59 cm
Philadelphia Museum of Art
Flicka i blå fåtölj” (1878)
olja på duk, 89,5 x 129 cm
National Gallery of Art, Washington

Fjärde impressionistutställningen i Paris 1879

Mary Cassatt var begränsad i sitt motivval på grund av kön och klasstillhörighet. I slutet av 1800-talet kunde inte kvinnor vistas ute på samma villkor som män. Hon presenterade den omgivande verkligheten, precis som hennes kollegor målade caféerna, dansbanorna, hästkapplöpningar – hon målade det som fanns tillgängligt för henne. Teatern och operan, mödrar med barn var två motiv som Cassatt ofta återkom till. Att avbilda den manliga kroppen ansågs oanständigt för kvinnor. Att vara ensam med en man i ateljén kunde nedvärdera damens rykte, såvida det inte var någon familjemedlem!

Torreador” (1873)
olja på duk, 82,5 x 64 cm
Art Institute of Chicag
o

Hennes konst påverkades tydligt av Degas. Men samtidigt inmutade hon ett eget område åt sig inom grafiken- ett nytt medium som de flesta impressionisterna provade. Året 1890 organiserade École des Beaux-Arts en omfattande utställning om japanska träsnitt. Mary Cassatt besökte utställningen några gånger. Det öppnades en helt ny värld framför henne. Cassatt hade en särskilt bra hand med etsningen. Hennes grafik visar klart inflytandet från japansk konst.

La Toilette” (1889-94)
torrnålsgravyr och akvatint, 43,3 x 32,2 cm
Brooklyn Art Museum

Från 1912 försämrades konstnärinnas partiella blindhet, som hon lidit av länge och som ledde till fullständig blindhet, så hon tvingades överge måleriet.

Ansiktsbehandling i Malmö

1. BERTHE MORISOT (1841-95) är absolut nummer ett bland kvinnliga impressionister. Hon föddes i en medelklassfamilj och var barnbarnsbarn till Jean-Honoré Fragonard. Både Berthe och hennes syster Edma utvecklade sina kulturella intressen, först hos privata lärare (Joseph Guichard, Camille Corot)och sedan vid École des Beaux-Arts.

Spegel” (1876)
olja på duk, 68 x 54 cm
Thyssen-Bornemisza Collection
, Madrid

1868 träffade hon Manet och sex år senare gifte hon sig med hans bror Eugen. Även om Manet hade ett stort inflytande på hennes arbete, utvecklade hon snart sin egen stil. Samtidigt påverkade hennes uttrycksätt i sin tur Manets måleri och uppmuntrade honom att måla ”au plein air”.

”Vaggan” (1872)
olja på duk, 56 x 46 cm
Musée d´Orsay

Verket ”Vaggan” visades på den första impressionistutställningen 1874. Är detta en skildring av moderskärlek? Eller snarare längtan efter ouppfyllda drömmar? Systrarna Morisot stormade Paris, tyvärr avslutade äktenskap och moderskap Edmas planer. Från och med nu målade hon bara sporadiskt och Berthe skildrar det dubbla budskap som finns i målningen med full förståelse.

Berthe Morisot trivdes med den impressionistiska stilen. Snabba skisser, betoningen av färg präglades hennes arbete och var betygsatt av samtida på en hög nivå. Hon umgicks med flera av de manliga impressionisterna och räknade dem som vänner. Trots det glömdes Morisot bort fram till återupptäckandet och den stora retrospektiva utställningen 1987!

Hon skildrade ofta sin man Eugene och dotter Julia ”I trädgården” (1883)
olja på duk, 60 x 73,5 cm
okänd ägo

Ärligheten i bildskapandet, förmågan att fritt uttrycka emotionella känslor präglar Morisots stil. Hon överlämnade sig åt handens instinkt, målade snabbt och produktivt. Ibland skapade hon flera verk parallellt.

Sommardag i Bois de Boulogne” (1879)
olja på duk, 45,7 x 75 cm
National Gallery, London

Märkligt är att Berthe Morisot inte hade sin egen ateljé under större delen av sitt liv. Hon målade i vardagsrummet eller i sovrummet. Efter avslutat arbetet täckte hon dukarna med en duk, och gömde färger och penslar i skåpet.

Berthe dör den 2 mars 1895 vid 54 års ålder till följd av lunginflammation, som hon fick när hon tog hand om sin sjuka dotter. I dödsattesten, under rubriken ”yrke”, stod ordet ”utan yrke”, på hennes gravsten finns endast en inskription: ”Här ligger Berthe Morisot, änka efter Eugène Manet”.

Konst på porslin och köksredskap

Här kommer ett långt och inspirerande inlägg om konst på porslin och köksredskap – ett ämne som kombinerar vardag med kreativitet, historia med hantverk och funktion med skönhet. Perfekt för en blogg, ett magasin, eller ett passionerat socialt inlägg:


Konst på porslin och köksredskap – där vardag möter estetik

Vi använder dem varje dag. Tallrikar, muggar, skålar, slevar och kastruller. De står där i skåpen, ligger i lådorna och radas upp på hyllor i våra kök. Men tänk om de inte bara var praktiska – utan också konstverk? Tänk om varje kopp kunde bära en berättelse, varje sked en känsla, och varje tallrik ett avtryck av mänsklig fantasi?

Välkommen till världen av konst på porslin och köksredskap – där funktion möter form, och vardagen får en dos magi.


Porslin – mer än bara något att äta på

Porslin har alltid haft en särskild plats i hemmet – från finservisen i vitrinskåpet till favoritmuggen som gör morgonkaffet lite bättre. Men det är också ett material som bär på en lång konstnärlig tradition.

Från kinesiskt blåvitt porslin på 1300-talet till nordiskt modernistiskt stengods på 1900-talet har keramiker, konstnärer och formgivare använt porslin som en duk. Och än idag fortsätter konstnärer att förvandla detta material till något personligt, berättande och vackert.


Handmålat och unikt

Det finns något särskilt med handmålat porslin. Penseldrag som varierar, färger som skiftar, och motiv som kanske inte är helt perfekta – men just därför så levande.

Många samtida konstnärer och keramiker använder idag porslin som sin ”canvas”. De målar blommor, ansikten, poesi, politiska budskap eller abstrakta mönster direkt på tallrikar, kannor och koppar. Varje föremål blir ett unikt konstverk – något att både titta på och använda.

Det handlar om att göra konsten tillgänglig. Istället för att hänga på en vit vägg på ett galleri får den en plats vid middagsbordet, i vardagen, i händerna på den som använder den.


Köksredskap som uttrycksform

Men det är inte bara porslinet som kan vara vackert – även köksredskap kan bli konst.

Tänk dig en sleiv med snidade blommor i handtaget. En skärbräda med ett inbränt citat. En tekanna i oväntad form. Eller varför inte bestick i lekfull design, med färger och former som bryter mot det förväntade?

Allt fler konstnärer, slöjdare och formgivare arbetar idag i gränslandet mellan konst och bruk. Trä, metall, keramik – alla material kan förvandlas från det rent funktionella till något som väcker känslor och nyfikenhet.


När konsten flyttar in i köket

I en tid då många letar efter det personliga, hållbara och vackra i vardagen, har konst i köket blivit ett växande fenomen. Det handlar inte längre om att gömma konsten i ett finrum – den får flytta in där vi faktiskt lever.

Att duka med handmålade tallrikar från en lokal keramiker. Att laga mat med en träsked snidad av en slöjdare du träffat på en marknad. Att servera te ur en kanna som är mer skulptur än servisdel – det gör något med upplevelsen.

Maten smakar liksom lite bättre när den serveras på något som någon har lagt sin själ i.


Hantverkstrenden och det personliga hemmet

I kontrast till massproducerade, identiska köksartiklar från stora kedjor, växer intresset för det handgjorda, det unika och det lokala. Porslinskonst och dekorativa köksredskap passar perfekt in i den rörelsen.

De ger karaktär åt hemmet. De säger något om vem du är. Och de påminner om att det finns människor bakom sakerna vi använder – händer som målat, format, bränt, slipat och glaserat.

Att investera i sådana föremål handlar inte bara om estetik – det handlar också om värderingar. Att värdesätta det långsamma, det meningsfulla, det som inte finns i tusentals kopior.


Inspiration – hur du kan få in konst i köket

Här är några tips för dig som vill göra ditt kök lite mer konstnärligt:

🎨 Satsa på ett fåtal unika delar – kanske en handmålad frukostskål eller en vacker kanna att ställa fram på bordet.

🖌️ Mixa gammalt och nytt – kombinera arvegods med samtida keramik för ett levande uttryck.

🔍 Utforska lokala konstnärer och keramiker – gå på marknader, öppna ateljéer eller sök på Instagram och Etsy.

Hotell och restaurang guiden

🍴 Våga använda konstverken – det är lätt att bli rädd om dem, men de är gjorda för att användas. Konst får gärna bli lite nött av livet.

📷 Styla din mat – att duka vackert med konstfulla föremål gör varje måltid till en liten ritual. Ekologisk mat och dryck även ekologisk livsmedel


adamphotography.se

Konst på köksmaskiner och köksredskap är mer än bara pynt. Det är ett sätt att föra in skönhet i vardagen, att ge själen något att vila ögonen på – mitt i matlagning, disk och vardagsbestyr.

I en värld där vi ofta springer för fort är det ett slags påminnelse: att livet också kan få vara långsamt, vackert och meningsfullt. En tallrik kan vara mer än en tallrik. Den kan vara ett konstverk. En berättelse. Ett sätt att uttrycka sig.

Och kanske, bara kanske, kan vi börja se hela köket som ett litet galleri – där varje redskap och varje porslinsdel har sin egen plats i en levande utställning av vardagens konst.


Vill du att jag gör en kortare version för Instagram, eller kanske en serie texter till en kampanj för en lokal keramiker eller konstnär? Jag hjälper gärna!

Vincent

Under sin korta tid i Arles kämpade Vincent med sin psykiska sjukdom och kände sig ensam. Trots sitt lidande skapade han fantastiska och berömda målningar. Den vackra provensalska solen, det färgglada landskapet och de unika färgerna inspirerade honom och gjorde honom till en av de största målarna någonsin!

.

Enligt nya teorier vet vi att grälet gällde en prostituerad kvinna. Gauguin var förövaren och han sårade van Gogh med ett svärd.

Vincent van Gogh (1853–1890) är en av konsthistoriens mest kända och hyllade konstnärer. Trots att han inte fick någon större framgång under sin livstid, har hans verk kommit att definiera modern konst och gjort honom till en symbol för passion, kreativitet och den ibland tragiska kopplingen mellan konstnärligt geni och mentalt lidande.


Liv och karriär

Vincent Willem van Gogh föddes den 30 mars 1853 i Groot-Zundert, Nederländerna. Han var son till en präst och växte upp i en strikt och religiös familj. Hans karriär började inte som konstnär, utan han arbetade först som konsthandlare, lärare och predikant innan han vid 27 års ålder bestämde sig för att helt ägna sig åt måleriet.

Van Gogh reste mycket under sitt liv, med perioder i Nederländerna, Belgien och framför allt Frankrike. Han levde i Paris, där han påverkades av impressionismen och postimpressionismen, och i Arles, där hans mest produktiva period tog form. Trots detta kämpade han ständigt med psykisk ohälsa och svår fattigdom.


Konstnärligt uttryck

Van Goghs stil är känd för sina intensiva färger, kraftfulla penseldrag och känslomässiga intensitet. Han använde konst som ett sätt att uttrycka sina tankar och känslor, vilket gav hans verk en unik och personlig prägel.

Några av hans mest kända målningar inkluderar:

  • ”Stjärnenatt” (1889): Ett mästerverk av svepande virvlar och lysande färger som skildrar natthimlen ovanför Saint-Rémy-de-Provence.
  • ”Solrosor” (1888): En serie målningar av gyllene blommor som blivit symboler för optimism och livets skönhet.
  • ”Självporträtt”: Han skapade över 30 självporträtt, vilket ger en inblick i hans självkänsla och identitet.
  • ”Kaféterrass på natten” (1888): En ikonisk målning av ett kafé i Arles, med lysande ljus och en drömlik atmosfär.

Mentalt lidande och tragiskt slut

Van Gogh kämpade med psykiska problem genom hela sitt liv. Han hade svåra episoder av depression, ångest och hallucinationer, och ett av de mest kända ögonblicken i hans liv är när han skar av en del av sitt eget öra under en mental kris 1888.

Han tillbringade sina sista år på mentalsjukhus och dog den 29 juli 1890 efter att ha skjutit sig själv, bara 37 år gammal. Hans bror Theo, som stöttade honom genom hela livet, dog kort därefter.


Arvet efter van Gogh

Trots att van Gogh bara sålde ett fåtal målningar under sin livstid, är hans verk idag bland de mest värdefulla och älskade i världen. Hans måleri påverkade hela modernismen och konstnärer som Matisse, Picasso och många fler.

Hans brev till sin bror Theo är också en viktig del av hans arv. De ger en djup inblick i hans tankar om konst, livet och hans kamp med mentala utmaningar.

Idag kan du se hans verk på museer som Van Gogh-museet i Amsterdam, Musée d’Orsay i Paris, och många andra runt om i världen. Hans liv och konst fortsätter att fascinera och inspirera miljoner människor.

Folk som spelar på utländska casinon kan de vinna pengar?

Man vill vinna pengar för att kunna köpa dyr konst.

Böcker om konst

Här kommer ett långt och inspirerande inlägg om böcker om konst – perfekt för blogg, nyhetsbrev, sociala medier eller som bakgrund till en utställning, butik eller bibliotek.


Böcker om konst – fönster till färg, form och fantasi

Konst kan upplevas på många sätt. I ett galleri, på en vägg, i ett museum, eller direkt i verkligheten – på en husvägg, i naturen, eller på en skissblockssida. Men det finns ett sätt att ta konsten med sig hem, att fördjupa sig, reflektera och utforska – i lugn och ro, sida för sida. Det sättet stavas: konstböcker.

Böcker om konst är inte bara vackra objekt i sig själva – de är också som portaler till kreativa världar, konstnärers liv, historiska epoker, och olika sätt att se på världen. De kan inspirera, utbilda och beröra – oavsett om du är konstnär, konstälskare, nybörjare eller bara nyfiken.


Vad är en konstbok?

En konstbok kan vara mycket – från tjocka coffee table-böcker fulla med bilder till personliga biografier, teoretiska analyser, praktiska handböcker eller kreativa manifest. Några vanliga typer inkluderar:

📚 Bildböcker och monografier – rika på konstverk, ofta centrerade kring en konstnär (som Frida Kahlo, Picasso, Hilma af Klint) eller en viss epok (t.ex. barocken, modernismen).

🖋️ Konstnärsbiografier – berättelserna om människorna bakom konsten. Vad formade dem? Vad kämpade de med? Hur såg deras kreativa process ut?

🧠 Konstteori och filosofi – böcker som utforskar konstens roll i samhället, estetiska frågor, konstbegreppet och relationen mellan konst och politik, psykologi eller religion.

🎨 Praktiska böcker – om målarteknik, skissning, färglära, komposition – perfekta för den som vill skapa själv.

📖 Barnböcker om konst – där klassisk eller modern konst introduceras på lekfulla sätt för yngre läsare.


Varför läsa om konst?

Att läsa böcker om konst är inte bara lärorikt – det förändrar hur vi ser på världen. Här är några anledningar till varför konstböcker är ovärderliga:

De fördjupar förståelsen – I ett museum får du se ett konstverk i några minuter. I en bok kan du stanna vid varje penseldrag, läsa om sammanhanget, konstnärens liv, teknik och intention.

De ger inspiration – Oavsett om du själv skapar eller bara vill få nya perspektiv, kan konstböcker fylla dig med idéer, färger och mod.

De bevarar historia – Konstböcker är också historieböcker. De visar oss hur människor har tänkt, känt och uttryckt sig i olika tider och kulturer.

De passar alla nivåer – Du behöver inte vara konsthistoriker för att läsa konstböcker. Det finns böcker för alla nivåer – från nybörjare till nördar.

De är konst i sig själva – Många konstböcker är vackert formgivna, tryckta på exklusivt papper, med omsorg i varje detalj. De är estetiska objekt att ha i hemmet.


Klassiker du borde känna till

Här är några välkända (och älskade) konstböcker som gett många en ny blick på konsten:

📘 ”Ways of Seeing” – John Berger
En ikonisk bok (och tv-serie) som förändrat hur vi ser på bilder, konst, reklam och makt. Enkel men djupt tankeväckande.

📙 ”The Story of Art” – E.H. Gombrich
Den ultimata introduktionen till konsthistoria – läsbar, tydlig, och fylld med passion för bildkonst genom årtusendena.

📕 ”Hilma af Klint – Notes and Methods”
En inblick i den banbrytande svenska konstnärens inre värld – anteckningar, diagram, och spirituella reflektioner.

📗 ”Steal Like an Artist” – Austin Kleon
En liten, smart bok som inspirerar till kreativitet i alla former – perfekt för både konstnärer och livsstilsdrömmare.

📒 ”Art as Therapy” – Alain de Botton & John Armstrong
En bok som inte bara beskriver konst – utan visar hur vi kan använda den för att förstå oss själva bättre. Spå dig gratis genom tarot online andevärlden och spöken


Konstböcker som livsstil spokbloggen.nu

Att samla på konstböcker är inte bara ett intresse – det kan bli en livsstil. En bokhylla fylld med färg, form och tankar. En plats att återvända till när du behöver nya impulser, en stunds stillhet eller ett nytt sätt att se på tillvaron.

Det är också ett sätt att stödja konstnärer, författare och förlag som lyfter fram kultur, kreativitet och skönhet i en ofta stressad och resultatorienterad värld.


Tips för dig som vill börja läsa mer konstböcker:

📚 Börja brett – Ta hem några olika typer: en praktisk bok, en biografi, och en bildrik monografi.

📍 Besök museibutiker – Moderna Museet, Nationalmuseum, ArkDes och andra institutioner har ofta unika och noggrant utvalda konstböcker.

🌐 Kolla begagnat – Många konstböcker håller hög kvalitet även efter många år. Second hand, Bokbörsen eller loppisar kan ge riktiga fynd.

🎁 Ge bort i present – En konstbok är en genomtänkt gåva, särskilt till den som uppskattar skönhet, idéer och kreativitet.

Böcker om konst är mer än bara fakta eller bilder. De är en förlängning av själva konsten – ett sätt att stanna kvar lite längre i dess värld, att förstå djupare, känna mer och tänka större. Pyssel och leksaker för barn

Så nästa gång du går förbi bokhandeln eller scrollar på nätet – stanna till vid konstavdelningen. Välj en bok. Bläddra. Och låt dig själv föras in i färg, form och fantasi. För konsten lever inte bara på väggen – den lever också mellan sidorna.


Vill du ha en kortare version, eller kanske ett inlägg med boktips och böcker även filmer och ljudböcker för en särskild åldersgrupp, genre eller konstnär? Jag fixar gärna!

Konstverk på hotell och restauranger

Konstverk på hotell och restaurang recensioner

Konstverk på hotell och restauranger – mer än bara dekoration petitmoulin.se

Hotell och restauranger är inte bara platser där vi sover eller äter – de har blivit allt viktigare miljöer för konstupplevelser och visuell identitet. Genom att integrera konstverk i inredningen skapas atmosfär, berättelser och unika gästupplevelser. I dag är det vanligt att såväl exklusiva som mindre hotell satsar på konst för att lyfta sina miljöer och skapa en personlig prägel.


🖼 Varför konst i hotell och restauranger?

Att placera konstverk i offentliga miljöer som hotell och restauranger har flera syften:

1. Skapar stämning och känsla

Rätt konst kan förstärka känslan av platsen. Det kan vara lugnande naturmotiv i ett spa-hotell, expressiva målningar i en cocktailbar eller subtil skandinavisk design i en boutique-restaurang.

2. Bygger varumärke och identitet

Konsten speglar företagets själ. Ett modernt hotell kanske väljer samtidskonst för att upplevas nytänkande, medan ett slottshotell lyfter fram klassiska oljemålningar för att stärka en historisk känsla.

3. Gör platsen minnesvärd

Gäster kommer ofta ihåg unika konstverk. Det kan bli ett samtalsämne, ett fototillfälle – och ett intryck som dröjer sig kvar.


🏨 Exempel på var konsten kan synas:

  • Lobbyn: Stora verk eller skulpturer som sätter tonen direkt vid entrén.
  • Hotellrummen: Mindre, noga utvalda verk – ofta lokala konstnärer.
  • Restaurangväggar: Målningar eller installationer som lyfter matupplevelsen.
  • Trapphus och korridorer: Används ofta till roterande konstutställningar.
  • Konsttemarum: Vissa hotell erbjuder temarum där varje rum är designat av olika konstnärer.

🧑‍🎨 Vilka typer av konst används?

  • Målningar och illustrationer – ofta originalverk eller tryck.
  • Fotokonst – populärt för att skapa stämning och urbana inslag.
  • Skulpturer och installationer – gärna i entréer eller trädgårdar.
  • Digital konst och projektioner – används allt mer i moderna hotell.
  • Textil konst och väggbonader – för en varm, ombonad känsla.

🤝 Samarbete med konstnärer

Många hotell och restauranger samarbetar med lokala konstnärer eller gallerier för att:

  • Hålla konsten levande och uppdaterad.
  • Skapa en plats för utställningar.
  • Stärka kopplingen till platsens kultur.

Det kan också vara ett sätt att stötta det lokala kulturlivet och samtidigt erbjuda gäster en äkta och unik upplevelse.


🍽 Konst i restaurangmiljö – tips

  • Färgval och motiv bör inte konkurrera med maten, utan komplettera miljön.
  • Belysning är avgörande – konst ska synas utan att ta över.
  • Ljudmiljö och konst kan samspela – t.ex. lugn konst i en finmiddagsmiljö, eller street-art i en livlig bistro.

💡 Tips för dig som vill inreda med konst i hotell/restaurang

  1. Använd originalkonst där det är möjligt – det skapar värde och känsla.
  2. Låt konsten spegla ert koncept – modern, rustik, lokal, internationell?
  3. Roterande utställningar – skapar liv och återkommande besök.
  4. Arbeta med lokala konstnärer – bygger gemenskap och trovärdighet.
  5. Tänk långsiktigt – konst ska tåla slitage och komplettera miljön över tid.

Konst på hotell och restaurang guiden är inte bara vackert – det är en del av upplevelsen. Den förstärker varumärket, skapar atmosfär, och kan göra platsen oförglömlig. I bästa fall blir konsten en naturlig del av samtalet mellan gäster och en självklar punkt i minnesbilden av vistelsen.


Vill du ha tips på konststilar som passar olika typer av restauranger eller hotellmiljöer? Jag hjälper gärna!

Böcker och filmer om konst

Böcker och filmer om konst

Recension ljudböcker

Här kommer en välskriven, engagerande och informativ text om böcker och filmer om konst. Den passar perfekt för en blogg, kultursida, butik eller en inspirationsartikel på ett bibliotek eller en hemsida för konstintresserade.


Böcker och filmer om konst – berättelserna bakom färgen, passionen och genierna

Konst fascinerar. Den väcker känslor, öppnar samtal och skapar nya perspektiv. Men ibland säger inte en målning allt. Då vill vi veta mer: Vem stod bakom penseln? Vad drev konstnären? Hur förändrade konsten världen – eller en enda människas liv?

Det är där böcker och filmer om konst kommer in. De fördjupar vår förståelse, ger liv åt historien och för oss närmare själva skapandet.


📚 Böcker om konst – läs dig in i världar av färg och tanke

Böcker om konst finns i alla former. Oavsett om du vill njuta av vackra bildverk, fördjupa dig i konsthistoria eller läsa en gripande roman där konsten står i centrum – så hittar du något som passar.

Typer av konstböcker du inte får missa:

  • Biografier om konstnärer
    Få en nära inblick i livet bakom penseln – som i böcker om Frida Kahlo, Hilma af Klint eller Van Gogh.
  • Konsthistoriska översikter
    Perfekt för dig som vill förstå rörelser som impressionism, surrealism eller samtidskonst.
  • Skönlitteratur med konsttema
    Romaner där konsten bär berättelsen – som Den holländska flickan eller Målarens musa.
  • Praktiska handböcker
    För dig som själv skapar – om teknik, material och inspiration.
  • Fotoböcker och konstsamlingar
    Vackra att bläddra i – och perfekta som gåvor eller samtalsstartare.

🎬 Filmer om konst – när konsten kliver ut ur ramen

Film är det perfekta mediet för att levandegöra konstens värld. Genom bild, musik och skådespel får vi se det konstnärliga dramat, kampen, kärleken och den kreativa processen på nära håll.

Filmer som lyfter konst på olika sätt:

🎭 Biografiska filmer om konstnärer

  • Frida – färgstark och känslomässigt stark film om Frida Kahlos liv
  • Loving Vincent – en animerad hyllning till Van Gogh, skapad helt i målade rutor
  • Mr. Turner – djupdykning i ljusets mästare inom brittisk konsthistoria

📽️ Dokumentärer

  • The Great Art Series – konsthistoria med hög visuell kvalitet
  • Exit Through the Gift Shop – en oväntad resa in i gatukonstens värld
  • Faces Places – ett poetiskt konstprojekt på franska landsbygden

🎞️ Fiktiva filmer där konsten spelar huvudroll

  • The Danish Girl – en historia om identitet, mod och måleri
  • Girl with a Pearl Earring – ett mysterium bakom Vermeers mästerverk
  • Big Eyes – om konst, stöld och kvinnlig röst i 60-talets USA

💡 Varför böcker och filmer om konst berör oss extra mycket

Konst handlar inte bara om färg och form. Den speglar våra känslor, konflikter och drömmar. När vi läser eller ser en berättelse om konstnärer och deras verk:

  • Kommer vi närmare det mänskliga bakom mästerverket
  • Förstår vi vad som krävs för att skapa något tidlöst
  • Påminns vi om att konst är både revolt och reflektion

Både böcker och filmer hjälper oss att tänka djupare, känna mer och se världen på nytt – precis som konst alltid har gjort.


🎨 Sammanfattning – låt konsten inspirera även utanför museet

Böcker och filmer om konst tar oss bortom galleriernas väggar. De öppnar dörren till berättelser, livsöden och kreativa uttryck som fortsätter beröra – oavsett om de är målade på duk eller skrivna på papper.


Vill du ha tips på specifika titlar inom en genre (som moderna konstnärer, svenska filmer om konst, eller konstböcker för barn)? Eller behöver du text till en butik, blogg eller kulturkampanj? Jag hjälper dig gärna

Självklart! Här kommer en inspirerande, lättläst och informativ text om konst – perfekt som introduktion till en hemsida, en blogg, en butik med konsttema eller en sida för kulturell inspiration. Texten är skriven med aktiva formuleringar, smidiga övergångar och ett engagerande tonfall.


Konst – när känslor tar form

Konst finns överallt. I färgen på en vägg, i ett penseldrag, i ett fotografi eller i en kropp som rör sig över en scen. Konst väcker känslor, ställer frågor och skapar samtal. Den talar på ett språk som alla kan förstå – oavsett bakgrund, ålder eller plats i livet.


🎨 Vad är konst egentligen?

Konst är inte bara tavlor på ett galleri. Det är uttryck. Det är skapande. Det är mod.

Du hittar konst i:

  • Målningar och skulpturer
  • Fotografi och film
  • Installationer, performance och digitala verk
  • Mode, design och arkitektur

Konst behöver inte förklara sig. Ibland säger den exakt vad du känner, utan att använda ett enda ord.


🧠 Konst som väcker tankar

En riktigt stark konstupplevelse stannar kvar länge. Du kanske blir glad, provocerad, nostalgisk eller fundersam. Konst hjälper oss att:

  • Se världen ur nya perspektiv
  • Utmana normer och idéer
  • Känna igen oss – eller känna något helt nytt
  • Bli inspirerade till eget skapande

Konst skapar plats för reflektion, och ibland till och med för förändring.


🖌️ Att skapa konst – frihet och fokus i samma stund

Många skapar konst för att uttrycka något som inte får plats i vanliga ord. Du behöver inte vara “duktig” för att måla, rita eller forma – det viktiga är att du vågar prova.

När du skapar:

  • Får du utlopp för tankar och känslor
  • Kommer du in i ett flow – en meditativ känsla av närvaro
  • Tränar du tålamod, mod och koncentration
  • Skapar du något som bara du kan skapa

Alla bär på kreativitet – ibland behöver den bara få en chans att komma ut.


🖼️ Att uppleva konst – på museum, online eller hemma

Du kan njuta av konst på många sätt:

  • Besök ett galleri eller museum
  • Gå på vernissage eller konstvandring
  • Utforska digital konst online
  • Häng upp favoritmotiv hemma
  • Följ konstnärer och kreatörer i sociala medier

Det spelar ingen roll om du förstår varje budskap. Det räcker att du känner något.


💬 Konst i vardagen

Konst behöver inte vara “fint” eller exklusivt. Den kan finnas i:

  • En målning du älskar på väggen
  • Ett hemgjort collage
  • Ett handritat kort till någon du tycker om
  • En grafisk poster du hittat på loppis
  • En keramikmugg med en form som gör dig glad

Konst gör livet vackrare, rikare och mer levande – oavsett var du hittar den.


Sammanfattning – konst är för alla

Konst är inte bara för experter eller samlare. Den är för dig som vill känna, skapa, se och förstå. För dig som letar efter något mer än bara vardag. Så våga möta konsten – med öppna ögon och öppet hjärta.


Vill du ha hjälp att skriva om specifik konst, som måleri, skulptur eller digital konst? Behöver du texter till en utställning, butik, skola eller blogg? Jag hjälper dig gärna – säg bara vad du vill lyfta fram

Konstsamling på Stockholms slott

Konstsamlingen på Stockholms slott – Ett kungligt kulturarv

Stockholms slott är inte bara en av Sveriges mest betydelsefulla byggnader – det är också hem till en av landets mest imponerande och historiska konstsamlingar. Här möts det kungliga, kulturella och konstnärliga i ett levande museum där över fem sekler av svensk historia hänger på väggarna.

Konstsamlingen på slottet tillhör den Kungliga samlingen, som förvaltas av Kungliga Husgerådskammaren. Den omfattar tusentals verk: från porträtt och historiska målningar till samtidskonst, skulpturer och textilier – många av dem fortfarande i aktivt bruk i de kungliga salarna.


🏰 En levande miljö för konst

Till skillnad från traditionella museer är Stockholms slott inte bara en utställningsplats – det är fortfarande ett fungerande residens för statschefen, vilket ger konsten en levande roll. Många av rummen är inredda med både antika och moderna konstverk som speglar monarkins historia och Sveriges estetiska utveckling.


🎨 Vad ingår i konstsamlingen?

Konstsamlingen på Stockholms slott rymmer en unik mix av:

1. Kungliga porträtt

Porträtt av svenska kungligheter har varit centralt sedan 1500-talet. Här finns verk av berömda porträttmålare som David Klöcker Ehrenstrahl, Alexander Roslin och Anders Zorn. Porträtten har använts för att manifestera makt, status och kontinuitet inom kungahuset.

2. Historiska målningar

Scener ur svensk historia, mytologi och kristen tradition är vanliga. Gustav II Adolfs död i Lützen, Karl XII:s fälttåg och allegoriska motiv från stormaktstiden är ofta förekommande. Dessa målningar pryder salar som Rikssalen och Vita Havet.

3. Samtida konst

Kungafamiljen har länge stött samtida konstnärer. Drottning Silvia och Kronprinsessan Victoria har båda visat intresse för samtida uttryck, och verk av moderna svenska konstnärer förekommer i privata och offentliga rum på slottet.

4. Skulptur och dekorativ konst

Marmorbyster, bronser och gipsmodeller är utspridda i salar och trapphallar. Även möbler och textilier, som ofta är konstverk i sig, är en del av den större estetiska helheten.


🖼️ Intressanta delar att besöka (vid guidad tur)

  • Bernadottevåningen – Här visas konst relaterad till ätten Bernadotte, med särskilt fokus på 1800-talets förändringar inom både politik och konst.
  • Rikssalen – Ett av slottets mest magnifika rum med Karl XI:s silvertron, där konst och maktsymbolik går hand i hand.
  • Ordenssalarna – Här finns konst kopplad till de kungliga riddarordnarna, ofta med symbolik och religiösa motiv.
  • Slottskyrkan – Innehåller religiös konst, målningar och skulpturer från både äldre och nyare tid.

🖌️ Vem äger konsten?

Konsten på Stockholms slott är statlig egendom men tillhör Kungliga Husgerådskammaren. Det innebär att den förvaltas av staten men används av hovet. Den har växt fram genom kungliga inköp, gåvor, donationer och ibland genom personliga initiativ av kungligheterna själva.


📚 Konstens roll i historieberättande

Konstsamlingen på slottet är inte bara vacker att titta på – den fungerar också som ett verktyg för att förstå Sveriges historia. Varje målning, byst och möbel berättar något om sin tid:

  • Politiska budskap
  • Modets växlingar
  • Teknologiska framsteg i konst och hantverk
  • Hur Sverige ville uppfattas internationellt

👑 Samtidskonst i en historisk miljö kungahuset.nu

En intressant aspekt med svenska kungafamiljen är hur samtida konst lever sida vid sida med det historiska. Kungafamiljen har under 1900- och 2000-talet öppnat dörrar för samtida konstnärer, vilket innebär att det ibland dyker upp moderna inslag även i traditionsrika rum – något som ger kontext och liv åt den historiska samlingen.


Vanliga frågor (FAQ)

🔹 Får allmänheten se konstsamlingen?
Ja, delar av slottet är öppna för guidade turer där man kan se stora delar av konstsamlingen – särskilt under sommaren.

🔹 Vem bestämmer vilken konst som hängs på slottet?
Kungliga Husgerådskammaren förvaltar samlingen, men kungafamiljen har inflytande – särskilt i privata rum.

🔹 Är allt gammalt, eller finns ny konst också?
Både och. Det finns både konst från 1500-talet och samtida verk från nutida svenska konstnärer. Svenska kungafamiljen

🔹 Kan man låna konst från kungahuset.nu slottet till andra utställningar?
Ja, konst från den kungliga samlingen har ibland lånats ut till större museiutställningar, både i Sverige och utomlands. Godis från godisfabriken


En spansk resa med Erasmus projekt.

León / Madrid

15.05. – 21.05.2022

avgång ERASMUS + ARTIST

Hur var det? Bäst!

Konstspegel hade en ära att genomföra projektet tillsammans med skolor och kulturella institut från Turkiet, Kroatien, Polen, Italien och Spanien. 33 elever och 8 lärare har blivit bjudna av en delegation från skolan Colegio Carmelitas Nuestra Señora del Carmen – Fundación Vedruna Educación från León. Under en hela veckan utvecklade vi konstnärliga workshops ledda av våra spanska lärare och vänner.

Vad som hände?

Det var pappersmaché-workshops och ritlektioner, både teoretiska och praktiska. Vi fick också möjlighet att delta i afrikansk dans och yogaklasser. Dessutom skapades två väggmålningar: en på väggen på innergården till skolan Colegio Carmelitas Nuestra Señora del Carmen i León, den andra på väggen på Paseo de Papalaguinda vid floden Bernesga.

Alla kunde upptäcka sig själva där eller gå vilse bara för att återupptäcka sig själva! Atmosfären i den kastilianska León bidrog inte bara till perfekt integration under workshoppen, utan tillät också fantastiska oändliga promenader och lärande om stadens historia efter det ordinarie programmets slut.

Vad har vi lärt oss?

Att det var här det spanska (kastilianska) språket föddes, som vi känner det idag, och att det är kastilianerna som talar språket mest oklanderligt av alla spanska regioner. Studenter från andra länder som vi har träffat säger att det är därför Kastilien oftast väljs ut som en plats för att lära sig spanska.

León är huvudstad i provinsen med samma namn, belägen i nordvästra Spanien. Ordet kommer från latinets Legio Septima Gemina, vilket betyder namnet på en av de romerska legionerna som är krediterade med att grunda León.

En viktig accent här är också det faktum att staden León ligger på den historiska pilgrimsleden till Santiago de Compostela, bevis är speciella fotspår i formen av musselskalet på gatorna gör att resenärer kan hitta rätt ledtråd.

Det viktigaste monumentet här är den gotiska katedralen Santa María de Regla de León, byggd på 1200-1400-talet, på platsen för de tidigare romerska baden. Inuti dras uppmärksamheten till enorma målade glasfönster – anses vara en av de största samlingarna av medeltida målat glas i världen, samt en barockfasad, skyhöga valv och rosettfönstret. Ett annat mirakel är den romanska Basilica de San Isidoro med relikerna från heliga Isidor av Sevilla, uppförd på 1000-talet på platsen för ett tidigare tempel tillägnat Johannes Döparen. Sedan kan vi besöka renässansens Convento de San Marcos, där idag det mesta är ombyggt till ett femstjärnigt hotell, perfekt integrerat i platsens historia. En arkitektonisk bit från en annan tid är Casa De Botines, vars upphovsman är ingen mindre än Antoni Gaudí själv. Han ritade byggnaden åren 1891-1892 där man ser hans förmodernistiska tendenser som han var förtjust i.

Domkyrka i Leon

Basilika di San Isidoro
Casa de los Botines (1891-92)

Vi ägnade kvällarna mest åt promenader och middagar i distriktet Barrio Humedo. Vad landade på våra tallrikar? Läckra tapas, naturligtvis, croquetas (kroketter) i len ost, tortilla española eller omelett med många smaker – att välja mellan, vegetarisk pesto gjord av tomater, paprika, zucchini, lök, vitlök och olivolja, eller paella eller fidueà – där istället för ris serveras fin pasta. Men Barrio Humedo är inte bara platsen med flest pubar och restauranger (det finns tydligen över 150). Det är också ett område där vi gick vilse och befann oss gång på gång i mängden av små, smala gator omgivna av romerska murar i sin ursprungliga form. Det här var riktig resa i tiden!

Madrid, som vi nådde den 19 maj, välkomnade oss med oändlig sol och en temperatur på 36 grader, men det hindrade oss inte från att släppa allt, genast hoppa i shorts och springa så fort vi kunde till Museo del Prado.

Prado – drömmen för alla som älskar konst. Prado, hem för världens största samling av klassiskt måleri. Prado, det vill säga över 5000 verk, 100 rum, 3 våningar. Prado med sin oanständiga rikedom av måleri och skulptur, från Bosch, Caravaggio, El Greco, till Titian, från Rubens till Velazquez och Raphael Santi. Den sjunde himlen för konstkännare. Så mycket har betyd för oss.

Nästa dag ägnades också åt våra irrfärder. Så köpte vi först turrón i alla befintliga varianter och violgodis, och sedan såg vi Plaza Mayor, ett torg omgivet av trevånings hyreshus och ett vittnesmål om kungars kröning eller en avrättningar.

Palazio Real är i sin tur det officiella sätet för kungen av Spanien, även om det för närvarande har en mer representativ funktion. Det manifesterar både barock utanför och rokoko och klassicism inuti. Även här, direkt efter besöket i palatset, kan man hämta andan i den lilla parken Jardines de Sabatini, full av prydligt trimmade träd och buskar, samt skulpturer och behagligt mumlande stora och små fontäner runt om.

Tänk om man vill se hela Madrid från ovan?

Det är värt att gå till Templo de Debod, som donerades till Spanien av Egypten. Och det är från den närliggande Parque de la Montaña, på sluttningen ovanför floden Manzanares, som det finns utsikt över Madrid, huvudstaden och den största spanska staden som ligger i de kastilianska högländerna vid foten av Sierra de Guadarrama, en bergskedja från eocentiden, vilken är bevuxen med ek och tallar. Det är här handlingen i Hemingways roman ”Klockan klämtar för dig” utspelar sig.

Det finns olika teorier om ursprunget till namnet på staden Madrid. Vi gillar den om björnar som finns i de omgivande skogarna och som äter vilda jordgubbsträd (spanska: madroño), för den här historien är inte bara vacker, utan också den mest adekvata för platsen för dessa djur finns på Madrids vapensköld. En sådan björn som äter frukt direkt från madroño kan ses i all sin glans på Puerta del Sol, i hjärtat av staden. Även här finns nollpunkten från vilken avstånden från Madrid till andra spanska städer mäts.

Och om någon fortfarande har lite tur och tid? Man får inte glömma Casa Suecia (Svenska huset), Chocolateria San Gines – en chokladplats öppen 24 timmar om dygnet i över 120 år (en hit på platsen – choklad con churros). Och Villa-Rosa förstås – ja, det var här Pedro Almodóvar filmade sin ”Höga klackar”. Och det är knappast förvånande, för platsen med dess stilistiska cocktail, från klassisk konst till söt kitsch, är helt enkelt fängslande.

Sammanfattningsvis: behovet av att umgås med konsten och känna den med hela själen har uppfyllts till hundra procent. Resan har också blivit en inspiration och en stark stimulans att ha i minnet till nästa resa och det blir Gliwice den 24.09. – 30.09. 2022.

Vi väntar redan på detta konstnärliga äventyr!

ERASMUS + ARTIST

Tekst och foto i bildspel: Hanna Halek

Översättare: Karl Bure Berglund

Deltagare från Sverige: Hanna Halek, Karl Bure Berglund

https://twitter.com/search?q=A.R.T.I.S.T(%40ARTIST_ERASMUS)&src=typeahead_click&f=image

https://www.facebook.com/Artist-Erasmus-108084038264027

Att vara en konstsamlare

Här kommer ett långt och inspirerande inlägg om att vara en konstsamlare, oavsett om du är nybörjare eller redan har en passion för konst.


🎨 Att vara en konstsamlare – passion, investering och personlig resa

Att samla konst är så mycket mer än att köpa vackra tavlor eller skulpturer att pryda väggarna med. Det är en livsstil, en passion och för många en djupgående personlig resa. För vissa handlar det om att stödja unga konstnärer, för andra om att bygga en värdefull samling över tid. Oavsett syftet finns det något unikt berikande i att leva med konst – den skapar känslor, berättar historier och speglar våra inre världar.


Vad är en konstsamlare?

En konstsamlare är en person som medvetet köper, bevarar och ibland ställer ut konstverk. Det kan vara målningar, fotografier, skulpturer, grafik eller digital konst. Samlingen kan vara liten och personlig eller stor och offentlig.

Det viktiga är inte hur mycket konst du äger – utan att du valt den med omsorg, intresse och kärlek till uttrycket.


🖼️ Varför samlar man på konst?

Det finns många olika anledningar till varför människor börjar samla konst:

  • Estetisk njutning: Man vill omge sig med skönhet och inspiration i sitt hem eller på sin arbetsplats.
  • Investering: Konst kan öka i värde med tiden, särskilt om du köper verk av lovande unga konstnärer.
  • Kulturellt och historiskt intresse: Konst berättar om sin tid, samhälle och konstnärens personliga upplevelser.
  • Personlig identitet: En konstsamling kan spegla din personlighet, smak och utveckling över tid.
  • Relation till konstnären: Många samlare får en relation till de kreativa personerna bakom verken – vilket ger samlingen extra värde.

🧭 Hur börjar man samla konst?

Att börja samla konst behöver inte vara dyrt eller komplicerat. Här är några steg att följa:

1. Utforska din smak

Besök gallerier, museer, konstmässor och utställningar. Låt dig inspireras. Vad dras du till? Är det färg, form, material, budskap eller något annat?

2. Sätt en budget

Du kan hitta originalkonst från nya konstnärer för några hundralappar. Konst behöver inte vara dyrt – och alla stora samlare har börjat någonstans.

3. Köp med hjärtat

Köp inte konst enbart för att den kan öka i värde. Konsten du köper kommer att vara en del av ditt liv – välj sådant som berör dig.

4. Utforska olika kanaler

  • Gallerier och konsthallar
  • Onlineplattformar som Artfinder, Artsy eller Instagram
  • Konstskolor och examensutställningar
  • Konstnärer direkt via deras hemsidor eller sociala medier

5. Dokumentera din samling

Börja redan från början att spara kvitton, certifikat, information om konstnären och verket. Det är viktigt både för värdering och eventuell framtida försäljning eller försäkring.


📚 Att bli kunnig – kunskap ger trygghet

Som konstsamlare lär du dig hela tiden. Läs böcker om konsthistoria, konstnärsporträtt och samtida konst. Lyssna på konstpoddar eller gå kurser. Ju mer du vet, desto säkrare blir dina val och desto mer kan du njuta av varje verk.


💼 Konst som investering

Konst är en alternativ investeringsform. Det finns exempel på verk som köpts för några tusenlappar och sålts för miljonbelopp år senare. Men det finns också risker.

Fördelar:

  • Kan öka mycket i värde
  • Fysiskt objekt som du kan njuta av under tiden
  • Ej beroende av börsmarknaden

Nackdelar:

  • Svårbedömd värdeutveckling
  • Glutenfri mat och bakverk laktosfri
  • Kräver underhåll och försäkring
  • Likviditet – inte alltid enkelt att sälja
  • Hälsa och alternativbehandling

Rådet är att inte bara köpa för investering, utan för att du älskar konsten hos bettysinspiration.se


🧼 Skötsel och förvaring gällande bakverk och tårtor

Konstverk behöver omvårdnad:

  • Undvik direkt solljus som kan bleka färgerna
  • Ha stabil luftfuktighet och temperatur
  • Använd rätt upphängning och inramning
  • Förvara konst som inte hängs upp i syrafritt material

Om du har värdefull konst – se till att ha rätt försäkring och gärna en katalog över din samling.


🖼️ Digital konst och NFT

I modern tid har även digital konst och NFT:er (Non-Fungible Tokens) blivit en del av samlarvärlden. Dessa lagras i digital form, ofta på blockkedjan, och kan vara både ett konstverk och ett samlarobjekt. Detta är ett spännande, men också riskfyllt område för nybörjare – så sätt dig in i det ordentligt om det intresserar dig.


🧡 Konsten som själsspegel

Många konstsamlare beskriver det som att de ”hittar en del av sig själva” i varje konstverk de köper. Det blir en resa genom känslor, estetik, och själens landskap. Vissa samlare fokuserar på feministisk konst, andra på landskap eller abstrakt måleri. Vissa samlar bara svartvita fotografier. Det finns inga rätt eller fel – bara din personliga smak.


Avslutande tankar

Att vara en konstsamlare handlar inte om pengar eller status – utan om kärlek till uttryck, kreativitet och berättelser. Det är ett livslångt äventyr där varje verk du äger blir en del av ditt hem, ditt liv och din inre värld.

Du behöver inte ha ett galleri eller ett museum – du behöver bara ett hjärta som slår för konsten.


Vill du ha hjälp att börja samla? Jag kan tipsa om gallerier, konstnärer eller böcker som passar just din stil. ✨

Andrea del Sarto (1486-1531)-en begåvad och bortglömd mästare.

ANDREA del SARTO (1486-1531) föddes i Florens och hans karriär blomstrade under högrenässansen. Han skapade fresker, altartavlor, porträtt och teckningar. Krönikor Giorgio Vasari betraktade del Sarto som en konstnär senza errori ("utan fel"). Men hans berömmelse försvann snabbt efter hans död. Kanske därför att efter honom verkade sådana kändisar som Leonardo da Vinci, Michelangelo och Raphael Santi.
Jag vill gärna ta honom tillbaka till konsthistoria!

”Självporträtt”(ca.1528) Corridorio Vasariana, Uffizi, Florens

Andrea del Sarto fick sitt smeknamn tack vare sin far Agnolo di Francesco, som var skräddare (på italienska sarto). Den unge Andrea lärde sig först som guldsmed och sedan som målare hos Gian Barili och Piero di Cosimo. Tillsammans med sin vän Franciabigio öppnade Andrea en egen målningsstudio i Florens och fick sitt första uppdrag.

Efter en tid blev han en helt oberoende konstnär och dekorerade korsgången (Chiostro dei Voti) i Basilica Santissima Annunziata med fresker. Arbetet pågick mellan 1509 och 1514 och är ett exempel på början av den florentinska manierismen.

Detalj
”St. Filippo botar en spetälska”.
Detalj
Florentinarna sköter om St. Filippo relik.”
Detalj
(den äldre man är skulptör och keramiker- Andrea della Robbia)
Straff”
Detalj
San Filippo Benizis död och pojkens uppståndelse”
Detalj
Viaggio dei Magi

Detaljen med Medici-giraffen:
En giraff var en gåva från den egyptiske sultanen till Lorenzo de Medici 1487. Djuret väckte stor uppståndelse vid sin ankomst till Florens. Även om Medici-familjen hade ett stort menageri, så var det första gången som en levande giraff sågs i staden. Den överlevde inte länge och en annan giraff sågs inte i Europa på nästan 300 år!

Två sista fresker avslutade del Sarto i 1514.

”Jungfru Marie födelse”

Alla detta fresker hjälpte till att positionera Sarto som en ledande florentinsk målare (!)

Andrea del Sartos mästerverk:

  • Noli me tangere”
är den latinska översättningen av de ord som den uppståndne Jesus sa till Maria Magdalena: "Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min Fader" (Joh. 20:17). Verket var det första som framfördes för kyrkan San Gallo i Florens.

Scenen utspelar sig i en muromgärdad trädgård, kanske ett kloster(?). Ett enormt palmträd till vänster hänvisar till Kristi martyrskap. Ikonografin och den traditionella miljön, med en mjuk och nyanserad ritning, härstammar från exemplet av Piero di Cosimo, konstnärens första mästare.

”Noli me tangere”(1510)
Olja på duk, 176 x 155 cm
Uffizi
  • ”Madonna delle Arpie””(1517) beställdes av klostret San Francesco dei Macci och skulle avbilda Jungfru med barn omgiven av heliga Johannes Evangelisten och Franciskus med två änglar. Målningen avviker från ursprungliga tankar och presenterar Maria med Jesus på en piedestal, flankerad av två helgon. Sockeln är dekorerad med kvinnliga figurer tolkades som harpyor och gav således upphov till namnet.
”Madonna med harpyor”
Temperamåleri, 207 x 178 cm
Uffizi

Konstnären arbetade i många toskanska kloster. Fresker i Chiostro della Scalzi (1515-26) uppfördes i tekniken en grisaille och berättar om Johannes Döparen liv. Den teknik utvärderar konstnärens extraordinära skicklighet i ritning. Målningar kommer att kopieras av generationer av målare.

Jesus dop i Jordanfloden av Johannes döparen”
Skiss till Johannes huvud

  • Nattvarden” utfördes för San Salvi kloster (1519-27) och fresken är fortfarande inne, där alla karaktärer tycks vara porträtt!

Konversationen mellan Kristus och lärjungarna äger rum i den realistiska miljön i ett rum med tre stora fönster genom vilka man kan se himlen.

”Nattvarden”

Detalj
”Il Cenacolo” eller ”L’Ultima Cena”
så kallas fresken på italienska.

Andrea del Sarto bröt mönstren och lade till två tjänare som tittade på scenen från loggian. Detta var början på ”fullbordandet” av evangeliet, som snart ledde till att Paolo Veronese, bland andra, ställdes inför inkvisitionsdomstolen i Venedig.

  • Pieta från Luca”(1527) avbildar en sörjande Jungfru Maria vid sin döde sons kropp i sällskap av helgonen. Han målade den tavlan till kloster Luco i Mugello, östre om Florens. Monumentala figurer påminner om den tidiga manierismen.
”Pietà di Luco”
Olja på pannå, 238 × 198 cm
Galleria Palatina, Florens
  • Madonna della Scala”(1522-23) inspirerades av liknande tavlan av Michelangelo. Del Sarto tog från honom draperi-, rörelse- och kompositionens lösning.

Verket beställdes av bankiren Lorenzo di Bernardo Jacopi, vilket förklarar närvaron av den helige Matteus, beskyddare av hans yrke som han var (skatteindrivare för det romerska riket).

Madonna della Scala”
Olja på duk, 177×135 cm
Pradomuseum, Madrid
  • Offrandet av Isaaks”(ca.1527) Historien som inom judendomen traditionellt kallas Akeda – ”bindandet” av Isak är en av de starkast profetiska berättelser som finns i Bibeln och i konsthistorien.

Del Sarto skapade en dramatisk scen där Abraham håller sin son på offeraltaret och håller en kniv i sin andra hand. Deras ansiktsuttryck bryter med traditionell renässansmålning och antyder manierismen.

Offrandet av Isaak” (ca.1527)
olja på pannå, 178 x 138 cm
Cleveland Museum of Art, Denver
  • Bebådelsen” (1512) målades för den augustinska kyrkan San Gallo i Florens. Tavlan visar konstnärens fascination för Michelangelo, Santi och teknik-sfumato. Maria dominerar på vänstersidan och Gabriel med änglar till höger. Budbärarna går på molnet och deras ansikten är fulla av känslor. Bakgrunden för scenen är ruiner av en forntida byggnad.
  • Andra”Bebådelsen”(1528) avbildar på ett vackert sätt det ögonblick i vilket ärkeängeln Gabriel överlämnar budskapet till Maria att hon ska föda Guds son, Jesus.
”Bebådelsen”(1512)
Palazzo Pitti

”Bebådelsen” (1528)
96×189 cm
Galleria Pitti, Firenze
  • Andrea del Sarto arbetade i den benediktinska kloster Vallombrosa (1528-29) med polyptyk ”Pala di Vallombrosa”
”Palla de Vallombrosa” (1520)
Olja på tavla, 250 cm
Galleria degli´ Uffizi
  • En av sista var tavlan ”Jungfru Marie himmelsfärd” (1530). Verket hade målats också för Vallombrosa-klostret i Poppi tillägnad San Fedele di Como. Andrea del Sarto avslutade inte målningen och resten utförde Vincenzo Bonilli, känd som Morgante
  • Den nedre halvan framställer fyra helgon i den klippiga landskapet medan den övre halvan visar Madonna i härlighet, sittande i ett moln med en ljuskrona på huvud och med små änglar.
Jungfru Marie himmelsfärd
Galleria Palatina, Florens
Olja på pannå, 309 x 205 cm
  • Kejsarens skatt”(ca.1520) fresken som dekorerar Medici villan i Poggio a Caiano avslutades av Alessandro Allori (ärlig talat förstördes av honom i 1582). Scenen utspelar på trappan till en majestätisk klassisk byggnad. Här ser vi en lagerkransad Julius Caesar som tar emot ambassadörer. De förde många gåvor, inklusive den berömda Medici-giraffen.
”Kejsarens skatt” (ca.1520)
fresken, 502 x 526 cm
Poggio a Caiano

Fantastiska portätter av del Sarto

  • ”Portrait of a Women with a Basket of Spindles””(ca.1516)
  • ”Porträtt av en kvinna med korg och sländor”
Förmodligen hans!
Olja på pannå, 76 x 54 cm
Galleria degli Uffizi
”Porträtt av en ung man” (1517-18)
Olja på pannå, 72 x 57 cm
National Gallery London
Porträtt av en man” -en präst från Pisa domkyrka (1528-30)
olja på pannå, 66,7 x 50,5 cm
Metropolitan Museum of Art
”Lucrezia del Fede” (1513-14) hans fru
olja på pannå, 73 x 56 cm
Prado, Madrid
”Dama col petrarchino” (1528)
Olja på panel, 87 x 69 cm
Uffizi

Andrea del Sarto anses vara en av de största konstnärerna under högrenässansen. Färg och mjuka former var extremt viktiga för honom, vilket gjorde honom till den bästa koloristen utanför Venedig. Bland hans elever och efterföljare fanns Jacopo Pontormo, Rosso Fiorentino, Francesco Salviati.

Den europeiska konsthistoria har mycket att förtjäna del Sarto!

En gång
Månadsvis
Årligen

Gör en donation en gång

Gör en donation en gång i månaden

Gör en donation en gång om året

Välj ett belopp

30,00 Skr
90,00 Skr
600,00 Skr
30,00 Skr
90,00 Skr
600,00 Skr
30,00 Skr
90,00 Skr
600,00 Skr

Eller ange ett anpassat belopp

Skr

Ditt bidrag uppskattas.

Ditt bidrag uppskattas.

Ditt bidrag uppskattas.

DoneraDonera en gång i månadenDonera en gång per år